Adjunto dos close ups del cuadro anterior. Siempre me pareció interesante que pueda verse la técnica, la pincelada, los errores y cambios de opinión, y con estas fotos puede apreciarse mucho mejor. El color, adicionalmente, es mucho más fiel que en las anteriores imágenes.
06 diciembre 2010
02 diciembre 2010
B-versions
Historia larga, pero para hacerla corta, diversos motivos me llevaron a re-hacer un cuadro del 2008. Fue interesante comprobar cómo y cuanto había cambiado mi forma de pintar. Una vez que empecé, incluso planeando sólo hacer unos ajustes puntuales, ya no pude parar. No había segmento que pudiera pintarlo del mismo modo que lo había hecho antes: tenía que continuar y continuar... hasta que estuvo repintado por completo. Más allá de diferencias estéticas (colores saturados vs desaturados, atmósferas, tratamiento de los fondos, etc), más allá de ver que la versión vieja, aunque en óleo, tenía reminisencias de mi modo de trabajar el acrílico, me siento hoy mucho más conciente de la forma, de la luz, de "bordes filosos" que usaba a modo de cambio de plano y hoy prefiero suavizar ... en fin, interesante ejercicio auto-antropológico.
16 noviembre 2010
21 octubre 2010
El estampado te lo debo
12 octubre 2010
De formas que avanzan y formas que retroceden
Vamos a aprovechar este espacio de "avances pintureriles" para explicar un poco qué estoy haciendo, o al menos, tratando de hacer en esta pintura.
Las últimas sesiones (muy breves, estoy medio disperso) trabajé en ajustar la nariz (que le hacía falta un poco más de croma), en la mandíbula (a la que le tenía que quitar un poco de croma), y en el pómulo (el brillo). Adicionalmente, comencé a modelar la mano y el cuello con un poco más de cuidado.
¿Qué es lo que estuve buscando? Describir correctamente la forma. En líneas generales, si una forma retrocede en el espacio, tanto valor como saturación deberían bajar (exceptuando zonas de transparencias o luces rebotadas): si queda muy saturada, va a generar la sensación contraria (esto es, va a parecer que avanza en el espacio). La mandíbula era una zona que había quedado de ese modo y era necesario corregir.
En el pómulo, busqué distinguir el plano que enfrenta más directamente a la luz del brillo. En la nariz, la búsqueda era similar: tenía que agregar saturación a los planos adyacentes al brillo, para sugerir esa pigmentación ligeramente más rojiza que suele tener la nariz.
Entre las últimas dos imagenes, lo que busqué es suavizar los bordes del cabello, romper la rigidez, trabajar la oreja y el ceño. Los colores de la foto, sin embargo, son más precisos en la foto anterior.
Esto para que vean qué tipo de delirios racionales estoy pensando cuando pinto.
Para alternar, un dibujo del Davido. Empezó como un ejemplo de construcción de figura en una clase, luego de lo cual me entusiasmé y decidí continuarlo. Tomen nota: vean qué sucede cuando uno no estima bien el espacio que va a utilizar. Ehem.
Las últimas sesiones (muy breves, estoy medio disperso) trabajé en ajustar la nariz (que le hacía falta un poco más de croma), en la mandíbula (a la que le tenía que quitar un poco de croma), y en el pómulo (el brillo). Adicionalmente, comencé a modelar la mano y el cuello con un poco más de cuidado.
¿Qué es lo que estuve buscando? Describir correctamente la forma. En líneas generales, si una forma retrocede en el espacio, tanto valor como saturación deberían bajar (exceptuando zonas de transparencias o luces rebotadas): si queda muy saturada, va a generar la sensación contraria (esto es, va a parecer que avanza en el espacio). La mandíbula era una zona que había quedado de ese modo y era necesario corregir.
En el pómulo, busqué distinguir el plano que enfrenta más directamente a la luz del brillo. En la nariz, la búsqueda era similar: tenía que agregar saturación a los planos adyacentes al brillo, para sugerir esa pigmentación ligeramente más rojiza que suele tener la nariz.
Entre las últimas dos imagenes, lo que busqué es suavizar los bordes del cabello, romper la rigidez, trabajar la oreja y el ceño. Los colores de la foto, sin embargo, son más precisos en la foto anterior.
Esto para que vean qué tipo de delirios racionales estoy pensando cuando pinto.
Para alternar, un dibujo del Davido. Empezó como un ejemplo de construcción de figura en una clase, luego de lo cual me entusiasmé y decidí continuarlo. Tomen nota: vean qué sucede cuando uno no estima bien el espacio que va a utilizar. Ehem.
06 octubre 2010
Perchance to dream
Y henos aquí (a mí y todos mis yoes) comenzando una nueva pintura. La necesidad casi urgente de comenzar ALGO hizo que, una vez más, ni la idea ni la planificación fueran todo lo desarrolladas que hubiera preferido. Sin embargo, sin embargo, sí me di el gusto de comenzar el trabajo con el dibujo medianamente acabado. Una vez realizado, transfer con carbonilla y manos a la obra.
Será una obviedad, pero tener el dibujo resuelto antes de comenzar a pintar ayuda MUCHO a no estar engrosando la capa de pintura por simples necesidades correctivas. Y eso hace que sea posible jugar con distintas cualidades de la pintura (opacidades y transparencias, por ejemplo) que de otra forma se complicaría.
El fondo verde inicial se corresponde simplemente con que la tela que tenía a mano tenía esa base preparada. Hubiera preferido que no estuviera, pero ahí está y viviré con ello.
Perchance to dream, óleo sobre tela
50x80 cm
Será una obviedad, pero tener el dibujo resuelto antes de comenzar a pintar ayuda MUCHO a no estar engrosando la capa de pintura por simples necesidades correctivas. Y eso hace que sea posible jugar con distintas cualidades de la pintura (opacidades y transparencias, por ejemplo) que de otra forma se complicaría.
El fondo verde inicial se corresponde simplemente con que la tela que tenía a mano tenía esa base preparada. Hubiera preferido que no estuviera, pero ahí está y viviré con ello.
Perchance to dream, óleo sobre tela
50x80 cm
01 octubre 2010
Tonificación grafitera
26 septiembre 2010
Cast painting project 2
25 septiembre 2010
21 septiembre 2010
Cast painting project
Cast finitto
18 septiembre 2010
12 septiembre 2010
Life drawings 2
Algunos trabajos más del natural.
Las dos figuras corresponden a la misma sesión de modelo vivo. La primera, una pose de aproximadamente diez minutos, la segunda, más completa, una pose de aprox. 40 minutos.
Por último, un avance del cast que vengo haciendo por mi cuenta siguiendo la metodología aprendida en GCA bajo la tutela de Josh LaRock, para fijar algunas cosas. Parece que lo recuerdo bastante bien! Sólo HB afilado, goma miga de pan, goma dura y paciencia.
Las dos figuras corresponden a la misma sesión de modelo vivo. La primera, una pose de aproximadamente diez minutos, la segunda, más completa, una pose de aprox. 40 minutos.
Por último, un avance del cast que vengo haciendo por mi cuenta siguiendo la metodología aprendida en GCA bajo la tutela de Josh LaRock, para fijar algunas cosas. Parece que lo recuerdo bastante bien! Sólo HB afilado, goma miga de pan, goma dura y paciencia.
05 septiembre 2010
03 septiembre 2010
GCA: a modo de conclusión
Y heme aquí, retornado.
Procesando experiencias, re-escribiendo notas, re lanzando el taller, ejercitando técnicas, dibujando y pintando de nuevo, ahora en el hogar.
La experiencia de trabajar en GCA fue realmente mucho más de lo que esperaba.
Cada workshop aportó ingentes cantidades de información, teórica, práctica y experiencial.
Josh LaRock, Camie Davies y Scott Waddell no son sólo grandes artistas, sino tambien extraordinarios profesores. Y lo bueno también fue que, a pesar de que los tres comparten un mismo marco teórico, cad uno de ellos introduce su propio matiz, su propio sesgo o versión, su propia variacion o ajuste en la técnica que hizo la experiencia aún mas enriquecedora.
Para que negarlo, estoy henchido de orgullosa modestia por haber tenido la humildad necesaria para comenzar con el workshop de dibujo: tenía mis dudas, es allí donde más fuerte me siento. Pero sin embargo, aprendí tanto! Sobre todo, pulí algunas nociones y encarné algunas ideas que, si bien ya conocía, no estaban siendo práxis aún. Y más aún, fue la puerta de entrada para que lo que vino después, tuviera mucho más sentido.
En futuros post iré comentando cuestiones técnicas.
Por el momento, les dejo tres imagenes, de mis tres trabajos.
De arriba a abajo:
1. Dibujo a lapiz (2h y hb, sin esfumar) de calco en yeso de la nariz de David
2. Retrato (óleo sobre lino; monocromo, tierra sombra y blanco) 40x60 cm
3. Figura (óleo sobre lino; color) 28x25 cm
Procesando experiencias, re-escribiendo notas, re lanzando el taller, ejercitando técnicas, dibujando y pintando de nuevo, ahora en el hogar.
La experiencia de trabajar en GCA fue realmente mucho más de lo que esperaba.
Cada workshop aportó ingentes cantidades de información, teórica, práctica y experiencial.
Josh LaRock, Camie Davies y Scott Waddell no son sólo grandes artistas, sino tambien extraordinarios profesores. Y lo bueno también fue que, a pesar de que los tres comparten un mismo marco teórico, cad uno de ellos introduce su propio matiz, su propio sesgo o versión, su propia variacion o ajuste en la técnica que hizo la experiencia aún mas enriquecedora.
Para que negarlo, estoy henchido de orgullosa modestia por haber tenido la humildad necesaria para comenzar con el workshop de dibujo: tenía mis dudas, es allí donde más fuerte me siento. Pero sin embargo, aprendí tanto! Sobre todo, pulí algunas nociones y encarné algunas ideas que, si bien ya conocía, no estaban siendo práxis aún. Y más aún, fue la puerta de entrada para que lo que vino después, tuviera mucho más sentido.
En futuros post iré comentando cuestiones técnicas.
Por el momento, les dejo tres imagenes, de mis tres trabajos.
De arriba a abajo:
1. Dibujo a lapiz (2h y hb, sin esfumar) de calco en yeso de la nariz de David
2. Retrato (óleo sobre lino; monocromo, tierra sombra y blanco) 40x60 cm
3. Figura (óleo sobre lino; color) 28x25 cm
Suscribirse a:
Entradas (Atom)